• 致《左撇子女孩》歌曲的創作導言

    為什麼我選擇用「藝術電影致敬系列」的方法,為《左撇子女孩》寫歌

    很多人問我,《左撇子女孩》已經有一首很好聽、也很成功的主題曲,為什麼還要再寫一首。

    也有人問,為什麼要用一種看起來不那麼流行、甚至有點反市場的方法。

    答案其實很單純。

    因為我不是想再寫一首「適合電影的歌」,而是想寫一首能讓人重新理解這部電影的聲音。

    一、這不是在寫一首好聽的歌,而是在翻譯一種觀看倫理

    我長期進行的「藝術電影致敬系列」,本質從來不是替電影配情緒,也不是幫角色說話。

    這個系列真正嘗試做的,是把電影鏡頭裡的觀看方式,翻譯成聲音的結構。

    在《Roma》中,我關注的是被留下來卻沒有名字的人。
    在《Amour》中,我面對的是愛如何在死亡面前保持誠實。
    在《The Tree of Life》中,我思考的是存在本身是否需要被回答。

    而《左撇子女孩》,它真正關心的從來不是成長或勵志,而是修正。

    二、為什麼我沒有走告五人的那條路

    我必須先說清楚一件事。

    告五人的〈將錯就對〉是一首完成度非常高的作品。

    它好聽、動人,也非常符合告五人一貫成熟而溫柔的敘事風格,同時也很適合在片尾字幕中陪觀眾離開。

    但一首歌選擇的敘事位置,本身就決定了它能走到哪裡。

    〈將錯就對〉的核心語法,是把被擠壓的經驗轉譯成成長,把被修正的身體轉化為自我和解,並且很快替角色完成情緒的收束。

    這在華語流行音樂中是一條非常成功、也非常安全的路。

    但《左撇子女孩》其實不是一部成長片。

    它是一部關於矯正的電影。

    它不急著給出口,也不急著替角色完成心理總結。

    它只是反覆地問一件事:

    為什麼一定要變成右撇子。

    三、《左撇子女孩》真正缺少的,不是更多情緒

    如果只是要比誰更感人、更好聽,那並不存在所謂的超越。

    真正可能讓這部電影在時間中留下更深位置的,是補上它沒有說出口、卻始終存在於鏡頭裡的那條聲音軸線。

    《左撇子女孩》留下的不是單一的感動,而是一種讓人長時間不安的感受:

    身體被觀看
    行為被修正
    自然狀態被命名為錯誤

    這些經驗在現實中往往不被視為創傷,因為它們不夠劇烈、不夠明確,也沒有明顯的受害時刻。

    但正是這種不足以被保護,卻足以改變一生的經驗,才是這部電影最準確、也最殘忍的地方。

    四、我選擇了一個不同的聲音視角

    我沒有試圖寫一首角色的心情歌。

    我選擇讓聲音站在三個經常被忽略的位置:

    被修正的身體
    被觀看的手
    被命名為錯誤的自然狀態

    這也是為什麼這首歌不是關於「最後變好了沒有」,而是停留在一個始終沒有被回答的提問之中。

    為什麼一定要對。

    最後

    我並不是要否定任何已經存在的作品。

    我只是選擇承擔另一種創作責任。

    如果有些歌的任務是陪人走過,那這首歌的任務,是讓人停下來,看清楚自己正在看的是什麼。

    這正是我選擇用「藝術電影致敬系列」的方法,為《左撇子女孩》寫歌的原因。

    #linchao
    #林初
    #魏如萱
    #waawei
    #IndiePop
    #IndieFolk
    #左撇子女孩
    #鄒時擎
    #你啊你啊
    #末路狂花
    #HaveaNiceDay
    #CityPop
    #Folk
    #ArtPop
    #Acoustic
    #Emotional
    #Electro
    #Electronic
    #Ballads
    #Jazz
    #Lounge
    #Pop
    #LeftHandStill
    #我不知道算不算
    致《左撇子女孩》歌曲的創作導言 為什麼我選擇用「藝術電影致敬系列」的方法,為《左撇子女孩》寫歌 很多人問我,《左撇子女孩》已經有一首很好聽、也很成功的主題曲,為什麼還要再寫一首。 也有人問,為什麼要用一種看起來不那麼流行、甚至有點反市場的方法。 答案其實很單純。 因為我不是想再寫一首「適合電影的歌」,而是想寫一首能讓人重新理解這部電影的聲音。 一、這不是在寫一首好聽的歌,而是在翻譯一種觀看倫理 我長期進行的「藝術電影致敬系列」,本質從來不是替電影配情緒,也不是幫角色說話。 這個系列真正嘗試做的,是把電影鏡頭裡的觀看方式,翻譯成聲音的結構。 在《Roma》中,我關注的是被留下來卻沒有名字的人。 在《Amour》中,我面對的是愛如何在死亡面前保持誠實。 在《The Tree of Life》中,我思考的是存在本身是否需要被回答。 而《左撇子女孩》,它真正關心的從來不是成長或勵志,而是修正。 二、為什麼我沒有走告五人的那條路 我必須先說清楚一件事。 告五人的〈將錯就對〉是一首完成度非常高的作品。 它好聽、動人,也非常符合告五人一貫成熟而溫柔的敘事風格,同時也很適合在片尾字幕中陪觀眾離開。 但一首歌選擇的敘事位置,本身就決定了它能走到哪裡。 〈將錯就對〉的核心語法,是把被擠壓的經驗轉譯成成長,把被修正的身體轉化為自我和解,並且很快替角色完成情緒的收束。 這在華語流行音樂中是一條非常成功、也非常安全的路。 但《左撇子女孩》其實不是一部成長片。 它是一部關於矯正的電影。 它不急著給出口,也不急著替角色完成心理總結。 它只是反覆地問一件事: 為什麼一定要變成右撇子。 三、《左撇子女孩》真正缺少的,不是更多情緒 如果只是要比誰更感人、更好聽,那並不存在所謂的超越。 真正可能讓這部電影在時間中留下更深位置的,是補上它沒有說出口、卻始終存在於鏡頭裡的那條聲音軸線。 《左撇子女孩》留下的不是單一的感動,而是一種讓人長時間不安的感受: 身體被觀看 行為被修正 自然狀態被命名為錯誤 這些經驗在現實中往往不被視為創傷,因為它們不夠劇烈、不夠明確,也沒有明顯的受害時刻。 但正是這種不足以被保護,卻足以改變一生的經驗,才是這部電影最準確、也最殘忍的地方。 四、我選擇了一個不同的聲音視角 我沒有試圖寫一首角色的心情歌。 我選擇讓聲音站在三個經常被忽略的位置: 被修正的身體 被觀看的手 被命名為錯誤的自然狀態 這也是為什麼這首歌不是關於「最後變好了沒有」,而是停留在一個始終沒有被回答的提問之中。 為什麼一定要對。 最後 我並不是要否定任何已經存在的作品。 我只是選擇承擔另一種創作責任。 如果有些歌的任務是陪人走過,那這首歌的任務,是讓人停下來,看清楚自己正在看的是什麼。 這正是我選擇用「藝術電影致敬系列」的方法,為《左撇子女孩》寫歌的原因。 #linchao #林初 #魏如萱 #waawei #IndiePop #IndieFolk #左撇子女孩 #鄒時擎 #你啊你啊 #末路狂花 #HaveaNiceDay #CityPop #Folk #ArtPop #Acoustic #Emotional #Electro #Electronic #Ballads #Jazz #Lounge #Pop #LeftHandStill #我不知道算不算
    1 Comments ·0 Shares ·3K Views ·0 Reviews
  • 《Kiss Me Quietly Goodbye – Laufey》|當低語般的愛在夜色中緩慢告別,致敬《Call Me by Your Name》

    藝人簡介

    Laufey(冰島 / 美國)
    Laufey 是近年最具代表性的 Neo-Jazz Pop × Chamber Jazz × Vintage Ballad 女聲創作歌手之一。
    她以溫柔透明、極富情感控制力的嗓音聞名,擅長將 復古爵士、流行旋律與古典編曲語彙 融合成一種獨特的「現代懷舊」聲音語言。

    Laufey 的音樂風格橫跨:
    • Neo Jazz Pop(現代爵士流行)
    • Chamber Pop(室內樂流行)
    • Vintage Love Ballads(復古愛情慢板)
    • Bossa Nova × Soft Swing(柔節奏爵士)

    從〈From The Start〉、〈Valentine〉到〈Let You Break My Heart Again〉,Laufey 不只是歌手,更像是「為這個世代翻譯老靈魂情感的人」:
    她以極度克制的方式,唱出那些 無法說出口的依戀、不敢挽留的告別、安靜卻深刻的心碎。
    她的歌聲不是爆發,而是慢慢滲進心臟最柔軟的地方。

    創作靈感與致敬

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是一首承襲 Laufey 經典語法的 午夜告別情歌,
    核心情感來自 2017 年盧卡·瓜達尼諾(Luca Guadagnino)執導的藝術電影《Call Me by Your Name》。

    電影透過夏日光影、窗邊對話、細微觸碰與長時間凝視,描繪一段:
    明知道終將結束,卻仍全然投入的愛情。

    這首歌正是從這樣的情緒出發:
    • 不像悲傷那樣哭喊
    • 不像失戀那樣崩潰
    • 而是 輕聲說再見,卻在心裡留下一輩子的回音

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉借鑑這種「安靜卻無法逆轉的告別美學」:
    • 慢速鋼琴與低動態編曲:像夜晚呼吸
    • 氣音唱法與微弱顫音:像眼淚尚未落下
    • 旋律線緩慢下沉:象徵放手的重量
    • 最後副歌的情緒抬升:是壓抑已久的心碎瞬間

    音樂與取樣設計

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉在聲音設計上完全貼合 Laufey 的核心語言:

    • Felt piano + room tone:貼近心跳的空間距離
    • Upright bass + soft brush drums:溫柔卻穩定的情緒推進
    • Head voice + breathy phrasing:氣音與延拍形成「不敢說破的情感」
    • String pads & jazz harmony stacking:像夜色緩緩包裹住聲音
    • Vinyl hiss & tape saturation:模擬回憶的模糊邊緣

    整體混音刻意保留「呼吸、指尖、換氣」等細節,讓歌曲像是一段 未被剪輯過的真實告別時刻。

    樂評觀點

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是一首極度 Laufey 式的作品:
    它不試圖讓你痛哭,而是讓你 在聽完後,安靜地發呆很久。

    這不是轟烈的分離,而是:
    • 還深愛著
    • 卻不得不放手
    • 於是用最溫柔的方式說再見

    它像《Call Me by Your Name》裡最後那一幕壁爐前的凝視——
    沒有台詞,卻比任何哭喊都更痛。

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉不是失戀之歌,
    而是獻給那些「明明還愛,卻選擇成全」的人。

    “When love whispers goodbye, silence becomes forever.”
    當愛低聲說再見,沉默就成了永恆。

    #linchao
    #Laufey
    #Manhattans
    #KissandLetMeGo
    #LucaGuadagnino
    #KissMeQuietlyGoodbye
    #NeoJazzPop
    #Jazz
    #ChamberPop
    #Ballads
    #BossaNova
    #Swing
    #FromTheStart
    #Valentine
    #LetYouBreakMyHeartAgain
    #CallMebyYourName
    《Kiss Me Quietly Goodbye – Laufey》|當低語般的愛在夜色中緩慢告別,致敬《Call Me by Your Name》 藝人簡介 Laufey(冰島 / 美國) Laufey 是近年最具代表性的 Neo-Jazz Pop × Chamber Jazz × Vintage Ballad 女聲創作歌手之一。 她以溫柔透明、極富情感控制力的嗓音聞名,擅長將 復古爵士、流行旋律與古典編曲語彙 融合成一種獨特的「現代懷舊」聲音語言。 Laufey 的音樂風格橫跨: • Neo Jazz Pop(現代爵士流行) • Chamber Pop(室內樂流行) • Vintage Love Ballads(復古愛情慢板) • Bossa Nova × Soft Swing(柔節奏爵士) 從〈From The Start〉、〈Valentine〉到〈Let You Break My Heart Again〉,Laufey 不只是歌手,更像是「為這個世代翻譯老靈魂情感的人」: 她以極度克制的方式,唱出那些 無法說出口的依戀、不敢挽留的告別、安靜卻深刻的心碎。 她的歌聲不是爆發,而是慢慢滲進心臟最柔軟的地方。 創作靈感與致敬 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是一首承襲 Laufey 經典語法的 午夜告別情歌, 核心情感來自 2017 年盧卡·瓜達尼諾(Luca Guadagnino)執導的藝術電影《Call Me by Your Name》。 電影透過夏日光影、窗邊對話、細微觸碰與長時間凝視,描繪一段: 明知道終將結束,卻仍全然投入的愛情。 這首歌正是從這樣的情緒出發: • 不像悲傷那樣哭喊 • 不像失戀那樣崩潰 • 而是 輕聲說再見,卻在心裡留下一輩子的回音 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉借鑑這種「安靜卻無法逆轉的告別美學」: • 慢速鋼琴與低動態編曲:像夜晚呼吸 • 氣音唱法與微弱顫音:像眼淚尚未落下 • 旋律線緩慢下沉:象徵放手的重量 • 最後副歌的情緒抬升:是壓抑已久的心碎瞬間 音樂與取樣設計 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉在聲音設計上完全貼合 Laufey 的核心語言: • Felt piano + room tone:貼近心跳的空間距離 • Upright bass + soft brush drums:溫柔卻穩定的情緒推進 • Head voice + breathy phrasing:氣音與延拍形成「不敢說破的情感」 • String pads & jazz harmony stacking:像夜色緩緩包裹住聲音 • Vinyl hiss & tape saturation:模擬回憶的模糊邊緣 整體混音刻意保留「呼吸、指尖、換氣」等細節,讓歌曲像是一段 未被剪輯過的真實告別時刻。 樂評觀點 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是一首極度 Laufey 式的作品: 它不試圖讓你痛哭,而是讓你 在聽完後,安靜地發呆很久。 這不是轟烈的分離,而是: • 還深愛著 • 卻不得不放手 • 於是用最溫柔的方式說再見 它像《Call Me by Your Name》裡最後那一幕壁爐前的凝視—— 沒有台詞,卻比任何哭喊都更痛。 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉不是失戀之歌, 而是獻給那些「明明還愛,卻選擇成全」的人。 “When love whispers goodbye, silence becomes forever.” 當愛低聲說再見,沉默就成了永恆。 #linchao #Laufey #Manhattans #KissandLetMeGo #LucaGuadagnino #KissMeQuietlyGoodbye #NeoJazzPop #Jazz #ChamberPop #Ballads #BossaNova #Swing #FromTheStart #Valentine #LetYouBreakMyHeartAgain #CallMebyYourName
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·16 Plays ·0 Reviews
  • 《Kiss Me Quietly Goodbye – Marvin Gaye & Tammi Terrell》|當心跳與悸動交錯成愛的低語告別

    藝人簡介

    Marvin Gaye × Tammi Terrell(美國 Motown 樂團)
    Marvin Gaye 與 Tammi Terrell 是 1960–1970 年代最具傳奇色彩的 Motown 男女對唱組合。
    他們以靈魂深情對唱聞名,每個音符都充滿互動感與愛意張力。
    Marvin 的沙啞低音與 Tammi 的明亮嗓音相互呼應,呈現戀愛中甜美、焦慮與悸動的多層情緒。

    從〈Ain’t No Mountain High Enough〉到〈You’re All I Need to Get By〉,他們的對唱不只是歌聲,而是「愛情的雙重敘事」:
    • 男聲承載守護與渴望
    • 女聲傳遞依戀與柔情
    • 和聲互動形成彼此情感對話,將甜蜜與傷感同時放大

    創作靈感與致敬

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉靈感來自 2017 年盧卡·瓜達尼諾(Luca Guadagnino)導演的《Call Me by Your Name》。
    電影捕捉了兩個年齡不同、性格迥異的人物之間的短暫愛戀,透過陽光、手勢、眼神,將每個微小互動放大成無聲的心跳。

    歌曲設計呼應電影中的「愛與悸動」:
    • 男主唱(Marvin)表現守護、欲言又止的深情
    • 女主唱(Tammi)呈現柔軟、渴望與微妙的抗拒
    • 對唱與和聲層次強化「互相吸引但又不可避免分離」的張力

    音樂與取樣設計

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉融合 Motown soul × retro R&B × intimate duet:
    • Funky bass + brushed snare:營造懷舊律動
    • String stabs & soft horn pads:加深浪漫氛圍
    • Vocal call & response layering:男女主唱互動,像心靈對話
    • Ambient room reverbs:營造「私密夏日午後」感覺

    混音溫暖且層次分明:
    男聲低沉溫暖、女聲明亮清澈,對唱段落明確區隔
    每個假音、滑音、延音都是情感延伸,像電影裡的每個凝視與觸碰

    樂評觀點

    〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是對經典 Motown 對唱的致敬,同時將近二十年藝術電影的內斂愛情美學融入。
    每個段落都是微妙的情感流動:
    • 男聲承載守護與焦慮
    • 女聲傳遞渴望與溫柔
    • 對唱如電影鏡頭般捕捉「短暫卻永恆的瞬間」

    這是一首「在悸動與告別之間優雅呼吸」的慢板情歌,
    讓聽者像置身於義大利夏日午後,感受愛的甜美與悔恨的溫柔

    “When love speaks in whispers, hearts answer in echoes.”
    當愛以低語傳達,心以回聲回應。

    #linchao
    #MarvinGaye
    #TammiTerrell
    #Motown
    #AintNoMountainHighEnough
    #YoureAllINeedtoGetBy
    #LucaGuadagnino
    #CallMebyYourName
    #Motownsoul
    #soul
    #R&B
    #DanceableSoul
    #FunkyMotown
    #Ballads
    #SlowJam
    #pop
    #Contemporary
    #GospelInfluence
    #Disco
    #Funk
    #KissMeQuietlyGoodbye
    《Kiss Me Quietly Goodbye – Marvin Gaye & Tammi Terrell》|當心跳與悸動交錯成愛的低語告別 藝人簡介 Marvin Gaye × Tammi Terrell(美國 Motown 樂團) Marvin Gaye 與 Tammi Terrell 是 1960–1970 年代最具傳奇色彩的 Motown 男女對唱組合。 他們以靈魂深情對唱聞名,每個音符都充滿互動感與愛意張力。 Marvin 的沙啞低音與 Tammi 的明亮嗓音相互呼應,呈現戀愛中甜美、焦慮與悸動的多層情緒。 從〈Ain’t No Mountain High Enough〉到〈You’re All I Need to Get By〉,他們的對唱不只是歌聲,而是「愛情的雙重敘事」: • 男聲承載守護與渴望 • 女聲傳遞依戀與柔情 • 和聲互動形成彼此情感對話,將甜蜜與傷感同時放大 創作靈感與致敬 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉靈感來自 2017 年盧卡·瓜達尼諾(Luca Guadagnino)導演的《Call Me by Your Name》。 電影捕捉了兩個年齡不同、性格迥異的人物之間的短暫愛戀,透過陽光、手勢、眼神,將每個微小互動放大成無聲的心跳。 歌曲設計呼應電影中的「愛與悸動」: • 男主唱(Marvin)表現守護、欲言又止的深情 • 女主唱(Tammi)呈現柔軟、渴望與微妙的抗拒 • 對唱與和聲層次強化「互相吸引但又不可避免分離」的張力 音樂與取樣設計 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉融合 Motown soul × retro R&B × intimate duet: • Funky bass + brushed snare:營造懷舊律動 • String stabs & soft horn pads:加深浪漫氛圍 • Vocal call & response layering:男女主唱互動,像心靈對話 • Ambient room reverbs:營造「私密夏日午後」感覺 混音溫暖且層次分明: 男聲低沉溫暖、女聲明亮清澈,對唱段落明確區隔 每個假音、滑音、延音都是情感延伸,像電影裡的每個凝視與觸碰 樂評觀點 〈Kiss Me Quietly Goodbye〉是對經典 Motown 對唱的致敬,同時將近二十年藝術電影的內斂愛情美學融入。 每個段落都是微妙的情感流動: • 男聲承載守護與焦慮 • 女聲傳遞渴望與溫柔 • 對唱如電影鏡頭般捕捉「短暫卻永恆的瞬間」 這是一首「在悸動與告別之間優雅呼吸」的慢板情歌, 讓聽者像置身於義大利夏日午後,感受愛的甜美與悔恨的溫柔 “When love speaks in whispers, hearts answer in echoes.” 當愛以低語傳達,心以回聲回應。 #linchao #MarvinGaye #TammiTerrell #Motown #AintNoMountainHighEnough #YoureAllINeedtoGetBy #LucaGuadagnino #CallMebyYourName #Motownsoul #soul #R&B #DanceableSoul #FunkyMotown #Ballads #SlowJam #pop #Contemporary #GospelInfluence #Disco #Funk #KissMeQuietlyGoodbye
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·11 Plays ·0 Reviews
  • 《INHALE THE LIE (Goldene Lüge)》|當信仰變成節拍,真實也能發光

    Pashanim,本名 Can David Bayram,來自柏林克羅伊茨貝格(Kreuzberg)。
    他是德國新生代 decloudrap × melodictrap 代表人物,以鬆弛卻銳利的 flow、城市靜謐的取樣、以及「信仰與現實交錯」的詩意詞句成名。
    作品如〈Airwaves〉、〈Kleinstadt〉讓他成為「柏林青年情緒」的代言人—憂鬱、孤獨、卻始終保持節拍上的真實。

    Paula Hartmann 則是德國新銳詩性女聲,以 cinematic pop × melancholic indie 為軸,融合 spoken-like vocal 與電影式敘事。
    她的聲音介於氣息與旋律之間,像霧裡的燈光,也像數位時代的孤島之歌。
    這場合作讓〈INHALE THE LIE〉成為一場男女雙主唱的對話—
    他唱現實的迷霧,她唱幻覺的光。

    主題/靈感:柏林夜裡的信仰幻影
    這首作品延伸自「INHALE THE LIE」系列的核心母題:
    數位信仰 × 都市孤獨 × 聲音作為真實的最後證明。
    歌曲描繪一個虛假金色的柏林夜晚:
    街道反光、螢幕閃爍、愛情是訊號、真理是演算法。

    靈感來自導演 Wim Wenders 的電影 《Der Himmel über Berlin》(《柏林蒼穹下》)。
    那部電影裡,天使凝視人類的孤獨,而這首歌裡,
    Pashanim 與 Paula 變成「人類與天使的雙聲對唱」—
    一個在霧裡說唱,一個在雲端低語。
    Wenders 用黑白映照信仰的灰度,
    而他們用聲音製造出金色的謊言。

    「Goldene Lüge」不只是謊言的顏色,而是信仰的幻覺:
    在假象裡仍能感受到溫度,在謊言中仍有救贖。

    聲音設計與取樣構成
    這首歌融合 melodictrap × decloudrap × cinematicpop 三重結構,
    以「都市宗教體驗」為聲音敘事基底,取樣設計如下:

    • Intro – vinyl crackle + rain field recording:開場模仿老膠片與雨聲,象徵記憶啟動。
    • Verse – warm 808 + acoustic guitar loop:Pashanim 的低頻 flow 穿梭其中,像柏林地鐵的回聲。
    • Chorus – deep bass drop + Paula’s airy vocal layer:她的聲音如煙霧中光線的閃爍,與男主唱形成夢境與現實的對比。
    • Bridge – ambient drone + spoken chant:兩人聲音疊合為「信仰咒語」,如同霧中祈禱。
    • Final Chorus – vocal stack + reverb 808 fadeout:聲音被金色的殘響吞噬,只剩下回音與信念。

    這不是一首愛情歌,而是一場靈魂實驗。
    每一次吸入的謊言,都是一次對真實的渴望。

    核心命題
    “Was bleibt, wenn alles echt aussieht?”
    「當一切都看似真實時,什麼才是真的?」

    這是柏林的祈禱,也是數位時代的懺悔。
    Pashanim 與 Paula Hartmann 讓信仰不再屬於宗教,而屬於每一個仍願意相信的心跳。
    #linchao
    #DerHimmelüberBerlin
    #Pashanim
    #CanDavidBayram
    #PaulaHartmann
    #WimWenders
    #柏林蒼穹下
    #melodictrap
    #decloudrap
    #cinematicpop
    #melancholicindie
    #techno
    #spokenlikevocal
    #DJ
    #trap
    #Airwaves
    #Kleinstadt
    #Wasbleibtwennallesechtaussieht
    #GoldeneLüge
    #INHALETHELIE
    《INHALE THE LIE (Goldene Lüge)》|當信仰變成節拍,真實也能發光 Pashanim,本名 Can David Bayram,來自柏林克羅伊茨貝格(Kreuzberg)。 他是德國新生代 decloudrap × melodictrap 代表人物,以鬆弛卻銳利的 flow、城市靜謐的取樣、以及「信仰與現實交錯」的詩意詞句成名。 作品如〈Airwaves〉、〈Kleinstadt〉讓他成為「柏林青年情緒」的代言人—憂鬱、孤獨、卻始終保持節拍上的真實。 Paula Hartmann 則是德國新銳詩性女聲,以 cinematic pop × melancholic indie 為軸,融合 spoken-like vocal 與電影式敘事。 她的聲音介於氣息與旋律之間,像霧裡的燈光,也像數位時代的孤島之歌。 這場合作讓〈INHALE THE LIE〉成為一場男女雙主唱的對話— 他唱現實的迷霧,她唱幻覺的光。 主題/靈感:柏林夜裡的信仰幻影 這首作品延伸自「INHALE THE LIE」系列的核心母題: 數位信仰 × 都市孤獨 × 聲音作為真實的最後證明。 歌曲描繪一個虛假金色的柏林夜晚: 街道反光、螢幕閃爍、愛情是訊號、真理是演算法。 靈感來自導演 Wim Wenders 的電影 《Der Himmel über Berlin》(《柏林蒼穹下》)。 那部電影裡,天使凝視人類的孤獨,而這首歌裡, Pashanim 與 Paula 變成「人類與天使的雙聲對唱」— 一個在霧裡說唱,一個在雲端低語。 Wenders 用黑白映照信仰的灰度, 而他們用聲音製造出金色的謊言。 「Goldene Lüge」不只是謊言的顏色,而是信仰的幻覺: 在假象裡仍能感受到溫度,在謊言中仍有救贖。 聲音設計與取樣構成 這首歌融合 melodictrap × decloudrap × cinematicpop 三重結構, 以「都市宗教體驗」為聲音敘事基底,取樣設計如下: • Intro – vinyl crackle + rain field recording:開場模仿老膠片與雨聲,象徵記憶啟動。 • Verse – warm 808 + acoustic guitar loop:Pashanim 的低頻 flow 穿梭其中,像柏林地鐵的回聲。 • Chorus – deep bass drop + Paula’s airy vocal layer:她的聲音如煙霧中光線的閃爍,與男主唱形成夢境與現實的對比。 • Bridge – ambient drone + spoken chant:兩人聲音疊合為「信仰咒語」,如同霧中祈禱。 • Final Chorus – vocal stack + reverb 808 fadeout:聲音被金色的殘響吞噬,只剩下回音與信念。 這不是一首愛情歌,而是一場靈魂實驗。 每一次吸入的謊言,都是一次對真實的渴望。 核心命題 “Was bleibt, wenn alles echt aussieht?” 「當一切都看似真實時,什麼才是真的?」 這是柏林的祈禱,也是數位時代的懺悔。 Pashanim 與 Paula Hartmann 讓信仰不再屬於宗教,而屬於每一個仍願意相信的心跳。 #linchao #DerHimmelüberBerlin #Pashanim #CanDavidBayram #PaulaHartmann #WimWenders #柏林蒼穹下 #melodictrap #decloudrap #cinematicpop #melancholicindie #techno #spokenlikevocal #DJ #trap #Airwaves #Kleinstadt #Wasbleibtwennallesechtaussieht #GoldeneLüge #INHALETHELIE
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·9 Plays ·0 Reviews
  • 《INHALE THE LIE (Live Memory Edit) – Fred again.. × HAAi》|當記憶在倉庫裡呼吸,真實開始延遲

    Fred again..(本名 Fred Gibson),來自英國倫敦,是當代最具情感敘事力的電子音樂製作人之一。
    他擅長把生活中零碎的語音、Voicemail、街頭噪音剪輯進節拍裡,
    以極具人性的方式重塑「取樣即記憶」的概念。
    他的《Actual Life》系列讓全球樂迷重新相信電子音樂也能「哭泣」。

    HAAi(本名 Teneil Throssell),來自澳洲的 DJ/製作人,現活躍於倫敦。
    她以融合 techno、ambient 與情感電子(emotive club sound)聞名,
    她的作品經常以溫柔而催眠的方式處理噪音與節拍,
    讓舞池成為一個可被療癒的靈魂空間。

    兩人曾於多場現場演出中即興共演,
    〈INHALE THE LIE (Live Memory Edit)〉正是這種能量的延伸。
    它是一首現場記憶的紀錄片:
    在低頻與人聲迴盪的瞬間,
    「真實」不再是存在的證明,而是被音樂保存的幻覺。

    主題/靈感:倉庫的光、錄音的靈魂

    靈感延伸自導演 Paul Thomas Anderson(保羅・湯瑪斯・安德森) 的概念電影
    《One Battle After Another》。
    PTA 用殘影與時間縫隙描寫「記憶與信仰的重疊」,
    鏡頭下的每一次閃爍,都像是數據與靈魂在交錯。

    〈Live Memory Edit〉將這種影像語言轉化為聲音結構:
    Fred again.. 用城市現場錄音(field recording)與失真的 voicemail 結合 HAAi 的氤氳人聲,
    創造出一個半真實、半數位的靈性空間。
    這首歌不只是「重製」,
    更像是「讓回憶自己播放的瞬間」。

    聲音設計與取樣構成

    整體以 ambient house × UK garage × emotional trance 為框架,
    所有節奏都圍繞著「呼吸」與「延遲」的概念。

    • Voicemail loop + field ambience:開場以真實錄音剪影重建記憶感,宛如錄音機重新啟動的瞬間。
    • Lo-fi 808 + plucked piano:主歌裡的低頻與鋼琴互為軸心,聲音像呼吸般進出。
    • Dual Vocal Stack(Fred × HAAi):兩人聲線並非對唱,而是記憶與回聲的關係;Fred 的 spoken tone 是「過去」,HAAi 的夢幻層則是「記錄的殘響」。
    • Ambient pad bridge + reverse chop:橋段模擬時間倒流的幻覺,呼應 PTA 影像裡「記憶循環」的母題。
    • Sidechain pad wall + subtail outro:最終以低頻牆式呼吸結尾,留下現場殘響,如靈魂尚未離場。

    這些取樣與聲景設計不只是技術展示,
    而是一種哲學陳述:

    記憶並非被保存,而是被重播;
    每一次播放,都是一次信仰的重生。

    聲音結構與情感設定

    Fred again.. 的人聲以半口語式「memory rap」進行,
    像是在與自己的錄音對話;
    HAAi 則以空靈女聲穿梭其間,
    化身為他記憶中早已消失的另一個靈魂。

    這種男女能量的對位不是情歌,而是「記憶的雙聲道」:
    一方在懷念,一方在回應;
    一方真實,一方殘響。

    現場哲學:人聲取樣的靈魂延遲

    〈INHALE THE LIE (Live Memory Edit)〉
    延續了 Fred again.. 的「Actual Life」宇宙中最核心的命題:
    「我們在錄下生活時,也同時在失去它。」
    在這首歌裡,錄音、回憶與信仰成為同一件事—
    聲音即是存在的證明,也是消逝的證明。

    HAAi 的聲線像風中的殘響,Fred 的節拍如心臟的延遲。
    當副歌唱出:

    “Inhale the lie, rewind the pain.”
    那並非悲傷,而是一種近乎宗教的溫柔:
    用音樂呼吸,用回憶贖罪。

    這不是 remix,也不是重製,
    而是一場在倉庫、記憶與真相之間的現場祈禱。

    《INHALE THE LIE (Live Memory Edit)》讓聲音不再只是節奏,
    而是人類仍然能被理解的最後語言。

    “Truth gets lost but it’s loud.”
    — Paul Thomas Anderson,《One Battle After Another》
    #linchao
    #OneBattleAfterAnother
    #Fredagain
    #FredGibson
    #HAAi
    #TeneilThrossell
    #PaulThomasAnderson
    #PTA
    #fieldrecording
    #voicemail
    #house
    #UKgarage
    #techno
    #ambient
    #DJ
    #rap
    #trance
    #ActualLife
    #Lofi808
    #LiveMemoryEdit
    #INHALETHELIE
    《INHALE THE LIE (Live Memory Edit) – Fred again.. × HAAi》|當記憶在倉庫裡呼吸,真實開始延遲 Fred again..(本名 Fred Gibson),來自英國倫敦,是當代最具情感敘事力的電子音樂製作人之一。 他擅長把生活中零碎的語音、Voicemail、街頭噪音剪輯進節拍裡, 以極具人性的方式重塑「取樣即記憶」的概念。 他的《Actual Life》系列讓全球樂迷重新相信電子音樂也能「哭泣」。 HAAi(本名 Teneil Throssell),來自澳洲的 DJ/製作人,現活躍於倫敦。 她以融合 techno、ambient 與情感電子(emotive club sound)聞名, 她的作品經常以溫柔而催眠的方式處理噪音與節拍, 讓舞池成為一個可被療癒的靈魂空間。 兩人曾於多場現場演出中即興共演, 〈INHALE THE LIE (Live Memory Edit)〉正是這種能量的延伸。 它是一首現場記憶的紀錄片: 在低頻與人聲迴盪的瞬間, 「真實」不再是存在的證明,而是被音樂保存的幻覺。 主題/靈感:倉庫的光、錄音的靈魂 靈感延伸自導演 Paul Thomas Anderson(保羅・湯瑪斯・安德森) 的概念電影 《One Battle After Another》。 PTA 用殘影與時間縫隙描寫「記憶與信仰的重疊」, 鏡頭下的每一次閃爍,都像是數據與靈魂在交錯。 〈Live Memory Edit〉將這種影像語言轉化為聲音結構: Fred again.. 用城市現場錄音(field recording)與失真的 voicemail 結合 HAAi 的氤氳人聲, 創造出一個半真實、半數位的靈性空間。 這首歌不只是「重製」, 更像是「讓回憶自己播放的瞬間」。 聲音設計與取樣構成 整體以 ambient house × UK garage × emotional trance 為框架, 所有節奏都圍繞著「呼吸」與「延遲」的概念。 • Voicemail loop + field ambience:開場以真實錄音剪影重建記憶感,宛如錄音機重新啟動的瞬間。 • Lo-fi 808 + plucked piano:主歌裡的低頻與鋼琴互為軸心,聲音像呼吸般進出。 • Dual Vocal Stack(Fred × HAAi):兩人聲線並非對唱,而是記憶與回聲的關係;Fred 的 spoken tone 是「過去」,HAAi 的夢幻層則是「記錄的殘響」。 • Ambient pad bridge + reverse chop:橋段模擬時間倒流的幻覺,呼應 PTA 影像裡「記憶循環」的母題。 • Sidechain pad wall + subtail outro:最終以低頻牆式呼吸結尾,留下現場殘響,如靈魂尚未離場。 這些取樣與聲景設計不只是技術展示, 而是一種哲學陳述: 記憶並非被保存,而是被重播; 每一次播放,都是一次信仰的重生。 聲音結構與情感設定 Fred again.. 的人聲以半口語式「memory rap」進行, 像是在與自己的錄音對話; HAAi 則以空靈女聲穿梭其間, 化身為他記憶中早已消失的另一個靈魂。 這種男女能量的對位不是情歌,而是「記憶的雙聲道」: 一方在懷念,一方在回應; 一方真實,一方殘響。 現場哲學:人聲取樣的靈魂延遲 〈INHALE THE LIE (Live Memory Edit)〉 延續了 Fred again.. 的「Actual Life」宇宙中最核心的命題: 「我們在錄下生活時,也同時在失去它。」 在這首歌裡,錄音、回憶與信仰成為同一件事— 聲音即是存在的證明,也是消逝的證明。 HAAi 的聲線像風中的殘響,Fred 的節拍如心臟的延遲。 當副歌唱出: “Inhale the lie, rewind the pain.” 那並非悲傷,而是一種近乎宗教的溫柔: 用音樂呼吸,用回憶贖罪。 這不是 remix,也不是重製, 而是一場在倉庫、記憶與真相之間的現場祈禱。 《INHALE THE LIE (Live Memory Edit)》讓聲音不再只是節奏, 而是人類仍然能被理解的最後語言。 “Truth gets lost but it’s loud.” — Paul Thomas Anderson,《One Battle After Another》 #linchao #OneBattleAfterAnother #Fredagain #FredGibson #HAAi #TeneilThrossell #PaulThomasAnderson #PTA #fieldrecording #voicemail #house #UKgarage #techno #ambient #DJ #rap #trance #ActualLife #Lofi808 #LiveMemoryEdit #INHALETHELIE
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·11 Plays ·0 Reviews
More Results
MGBOX https://magicbox.mg